Taiteet ja ajan henki
(For English version click here)
Ihmiskunnan historiallisen ajan näkyviä ilmenemismuotoja ovat erilaiset kulttuurin artefaktit. Näihin voi tietenkin lukea kaikki ihmisten tekemät asiat, rakennukset, tiet ja muu infrastruktuuri yhtä lailla kuin taide-esineet tai symbolisessa muodossa säilyneet henkiset tuotteet kuten musiikki. Niissäkin asioissa, joita emme ensi sijassa pidä taide-esineinä, voi olla mukana käytännöllisen tarkoituksen lisäksi esteettinen puoli. Nykyään sanomme, että tuo esteettinen on osa tuotteen design-ulottuvuutta. Kuvien, veistosten, elokuvien, kirjallisuuden, musiikin ja muiden henkisten substanssien osuus ainakin kehittyneiden maiden ihmisten ajan käytössä on huomattava. Urheilu ja viihde vienevät voiton vapaa-ajan käytössä, mutta taiteen ja viihteen rajanveto onkin usein keinotekoinen. Vaikka taiteet ovat tärkeitä ihmisten elämässä maailmankuvaa määrittelevänä osana, niiden ymmärtäminen on tuntunut vaikealta ja aiheuttanut paljon hämmennystä. Viimeisten sadan vuoden aikana hämmennys on vain lisääntynyt, kun taiteen käsitteellinen rajaaminen on tullut vaikeammaksi. Sata vuotta sitten syntyi abstrakti taide ja Marcel Duchamp hämmensi asiaa tarjoamalla näyttelyyn tavallisen polkupyörän vanteen ja pisoaarin.
Ihmiskunnan historiallisen ajan näkyviä ilmenemismuotoja ovat erilaiset kulttuurin artefaktit. Näihin voi tietenkin lukea kaikki ihmisten tekemät asiat, rakennukset, tiet ja muu infrastruktuuri yhtä lailla kuin taide-esineet tai symbolisessa muodossa säilyneet henkiset tuotteet kuten musiikki. Niissäkin asioissa, joita emme ensi sijassa pidä taide-esineinä, voi olla mukana käytännöllisen tarkoituksen lisäksi esteettinen puoli. Nykyään sanomme, että tuo esteettinen on osa tuotteen design-ulottuvuutta. Kuvien, veistosten, elokuvien, kirjallisuuden, musiikin ja muiden henkisten substanssien osuus ainakin kehittyneiden maiden ihmisten ajan käytössä on huomattava. Urheilu ja viihde vienevät voiton vapaa-ajan käytössä, mutta taiteen ja viihteen rajanveto onkin usein keinotekoinen. Vaikka taiteet ovat tärkeitä ihmisten elämässä maailmankuvaa määrittelevänä osana, niiden ymmärtäminen on tuntunut vaikealta ja aiheuttanut paljon hämmennystä. Viimeisten sadan vuoden aikana hämmennys on vain lisääntynyt, kun taiteen käsitteellinen rajaaminen on tullut vaikeammaksi. Sata vuotta sitten syntyi abstrakti taide ja Marcel Duchamp hämmensi asiaa tarjoamalla näyttelyyn tavallisen polkupyörän vanteen ja pisoaarin.
Tässä en aio esitellä kattavasti historiallisia
tai nykykeskustelussa vaikuttavia näkemyksiä muutoin kuin missä kohdassa haluan
selventää kriittisiä rajalinjoja. Kirjastosta löytyy runsaasti suomennettua
kirjallisuutta aiheesta. A.C. Danton artikkelikokoelma Taiteen nykyhetki antaa sopivia ärsykkeitä, vaikka kirjan nimi
onkin hieman harhaanjohtava – ainakin suomennoksessa – kun mukana on Renessanssinkin
taidetta. Vaikuttavana lähteenä mainitsen myös Göran Schildtin teoksen Cézanne, joka yhden 1800-luvun tärkeän
taiteilijan kautta valaisee hienosti taiteen olemusta. Tähän teokseen taas
minut johdatti Hannu Raittilan esseekokoelma Liikkumaton liikuttaja. Tarkastelun lähtökohtana on elämismaailmamme.
Uskon, että estetiikan ja taiteenkin ymmärtämisessä se on hyvä lähtökohta.
Tarkastelemme ensin peruskäsitteitä.
Keskustelu taiteista liittyy
tietenkin kiinteästi estetiikan käsitteeseen, mutta estetiikka katsoo elämismaailmaamme
laajemmin kuin vain taiteiden näkökulmasta. Kaikessa havainnoinnissa voimme
tunnistaa esteettisen piirteen, jos pysähdymme asiaa siltä kannalta
miettimään. Itse asiassa uskon, että se on aina mukana kokemuksessa, mutta se
voi olla taka-alalla, kun huomiomme on ensi sijassa kiinnittynyt muuhun.
Esteettisellä kokemuksella tarkoitan nyt sitä, että havaintoon liittyy tunne,
jota voimme hyvin karkeasti sanoa kauneudeksi tai rumuudeksi. Esimerkiksi
minulla on paha taipumus laittaa tavutuksia tekstinkäsittelyohjelmalla kesken
kirjoitustyön, kun oikea liehureuna häiritsee silmääni.
Taiteen käsitteen määrittely on
itsessään estetiikan filosofien keskeisen pohdinnan aiheena. Kun on esitetty vahvoja
perusteita sille, että taidetta ei voi määritellä (Weitz), niin tässä ei ole
nyt viisasta aluksi kiinnittää mitään määritelmää. Taidekin on ylittänyt
estetiikan rajat ja etsii monia tapoja tarkastella maailmaa ja luo uusia
asioita ihmeteltäväksi. Taide haastaa kiinnostavalla tavalla elämismaailman
esiymmärryksen horjuttaessaan totuttuja tulkintoja. Katsotaan asiaa muutaman
historiallisen esimerkin valossa, lopusta alkuun. Avantgarde on aina tien
näyttämistä, taiteen uudelleen määrittelyä ja huomaamme, että elämismaailma
nousee esille käsitteellisestikin.
Danton artikkeli Christian
Boltanskista ottaa elämismaailman (Lebenswelt)
itsessään tarkasteluun kiinnostavalla tavalla. Danton arvioi Boltanskin
näyttelyä ja erityisesti työtä, jossa paitoja (elämismaailman arkisia esineitä)
on ripustettu esille. ”Se näkökulman muutos, jonka myötä Lebensweltin esineet ensin tarjoutuvat avantgarde-tyyppisenä
taiteena palatakseen sitten takaisin Lebensweltin
piiriin muodostuen itse itsensä veratuskuviksi, olennoikin uskoakseni
Boltanskin tavoitteita taiteilijana.(Danton 1989, s. 245). Danton käyttää
runsaasti ilmaisua ”olennoida” viittaamaan taideteoksen kykyyn nostaa esille
käsitteellisesti ja esteettisesti tärkeä näkökulma. Danton saa tukea myös
toiselta arvioijalta: ”Mary Jane Jacobin esseen mukaan ’Boltanskin korkein
päämäärä on, että hänen taidettaan erehdyttäisiin pitämään elämänä itsenään’”
(sama). Boltanskin oma lausunto vahvistaa tämän: ”On selvää, että kaikki
teokseni ennemmin tai myöhemmin paljastuvat taiteeksi. Minulle kiehtovin hetki
on se, jolloin katsoja ei vielä ole tajunnut niiden taideluonnetta…” (s. 248).
Tällä rajalla, elämismaailma (aina jo esiymmärretty) – taide – taiteen
tulkinta, oma tarkasteluni liikkuu. Mielessä olevia kysymyksiä ovat: Missä
määrin taiteen artefaktit kuuluvat elämismaailmaan? Missä määrin taiteen
traditio antaa esiymmärryksen välineet tulkita vanhaa ja uutta taidetta? Miksi
ja miten koemme jotain taiteena?
Danton artikkelin viimeinen kappale
antaakin jo melko suoraan vastauksen viimeiseen kysymykseen. Katsoja tietää
tulevansa taidenäyttelyyn, kun hän maksaa pääsymaksun ja kaikki muu rekvisiitta
todistaa taidenäyttelystä. Taiteen institutionaalinen kehys kyllä paljastaa
esillä olevat artefaktit taiteeksi, mutta erehtymisen mahdollisuus toki jää.
Vähän aikaa sitten uutisoitiin, että siivoojat olivat korjanneet eräästä
näyttelystä samppanjapulloja sisältävän installaation luullen niiden jääneen
edellisen illan avajaisista. Työ oli siis ainakin ollut hyvin realistinen. Joka
tapauksessa kulttuurilaitokset kuuluvat elämismaailmaamme ja tiedämme, että
sieltä taidetta löytyy.
Kun mennään parikymmentä vuotta
ajassa taaksepäin, tullaan Danton mukaan yhteen viime vuosisadan suurimpaan
taiteen murrokseen. Andy Warhol toi vuonna 1964 näyttelyyn tarkkoja
Brillo-rasioiden kopioita. Danto vertaa tätä 50 vuotta aiemmin tapahtuneeseen
Duchampin temppuun, kun tämä tarjosi näyttelyyn ready-made tavaroita: pyörän
rengas, oikea pisoaari, lapio jne. Krausserin toimittamassa historiikissa
Duchampin kujetta pidetään nerokkaimpana taiteen määrittelyn
kyseenalaistajana. Danto pitää niitä lähinnä vitseinä, ”syrjästäkatsojan
tirskuntaa”. En ota kantaa siihen, kumpi on merkittävämpää taiteen historiassa.
Niiden merkitysviittaus on kuitenkin erilainen. Duchampin eleet olivat
kannanotto taiteeseen, taiteen sisäistä polemiikkia: taide voisi olla vaikka
tätä. Ja vain tämä viesti niistä on jäänyt elämään, ehkä anekdoottina. Warhol
rasiat ilmaisivat: ”Maailma on tällainen, teollisten sarjatuotteiden maailma,
(eikä tarvinne sanoa, että katsot nyt taiteilijan näkemystä siitä).” Rasioiden
kopiot olivat representaatioita, jotka viittasivat oikeisiin rasioihin, ja
viittaussuhde oli yleinen. Ne olisivat voineet olla vaikka pesuainepakkausten kopioita
tai säilykepurkkeja (joita Warhol myös näytti maalauksissaan). Tietenkin
Warhol myös rikkoi vakiintuneen kuvataiteen paradigman laittamalla esille
oikean näköisiä rasioita eikä vain maalannut niistä kuvaa. Teoksen merkitys nyt
taas 50 vuoden jälkeen nähtynä oli kuitenkin viittaussuhteessa. Dantolle
merkitys oli silloin läsnä olevana todistajana: Taide on nyt tätä.
Taiteen historian merkkiteokset
ovat aina määritelleet taidetta uudestaan, jollain tavalla. Tulkinnat taitekohtien
sijoittumisesta vaihtelevat (kuten edellä). Danton mielestä Gauguin loi
modernismin pohjan, Schildt puolestaan antaa kunnian Cézannelle. Schildtin
näkemystä tukee se, että Gauguin itse piti Cézannea yhtenä esikuvanaan. Oli
miten oli, oleellinen huomio (kummallakin kirjoittajalla) on, että modernismin
synnyn keskeinen edellytys oli vapauttaa maalaus seinään tuodun, kehystetyn
ikkunan roolista, ikkunan josta maailma näkyi realistisesti sen eteen
asettuneen katsojan näkökulmasta. Modernismissa taulu on taulu ja taiteilija
voi asetella viivansa ja väripintansa niin kuin haluaa, aihe on toissijainen.
Ikkuna-metafora syntyi Renessanssin
myötä, kun Giotto keksi kuvata aiheen keskeisperspektiivissä 1300-luvulla. Massaccio, Alberti ja muut löysivät tekniikan
uudelleen 1400-luvulla. Silloin aiheet olivat oikeita maailmassa näkyviä
asioita, eivät vain taiteilijan ikonisia näkemyksiä Raamatun kertomuksista, vaikka
ne edelleen usein olivat Raamatun kuvitusta. Karkeasti yleistäen maalaustaide
oli seuraavat reilut 600 vuotta tuon katsojalle luodun illuusion tekemistä yhä
paremmin. Modernismi on tuon illuusion purkamista aina uusin keinoin, kunnes on
päästy tilanteeseen, jossa mitään uutta paradigmaa ei voi enää keksiä. Mikä
tahansa voi olla taidetta eikä taidetta voi ulkoisten tuntomerkkien perusteella
erottaa ei-taiteesta. Taide on Danton mukaan tullut päätepisteeseen. Eikö
tilannetta voi siis tulkita niin, että taide on vapautunut itsensä etsimisen
vimmasta. Se voi olla rauhassa esillä ja sanoa sanottavansa. Esteettiset
ilmaisun mahdollisuudet ovat kuitenkin rajattomat. Vastaavanlainen
vapautusliike kuin kuvataiteissa on ollut myös kirjallisuudessa ja musiikissa.
Kirjallisuuden osalta viittaan mainittuun Hannu Raittilan esseekokoelmaan.
Taiteilijoiden tekemä taiteen
määrittely ja vapauttaminen on tietenkin tarkoittanut myös taitelijan määrittelyä
ja saattamista vapaaksi taiteilijaksi. Vapauttaminen tarkoittaa sitä, että
taiteilija saa valita aiheensa vapaasti ja toteuttaa teoksen niin kuin itse
parhaaksi katsoo. Taiteilijat ovat usein olleet ajattelun vapautuksen
eturintamassa, koska heidän luova työnsä on julkisesti haastanut totutut tai
yhteiskunnallisten instituutioiden määräämät maailmankuvat. Kuuluisa esimerkki
on Veronese, joka joutui puolustamaan inkvisition edessä suurta teosta Kaanaan
häät, kun hän oli sijoittanut työhön Jeesuksen ympärille kirkon mielestä
sopimattomia hahmoja, narreja ja kääpiöitä (itsensä ja taiteilijakollegojensa
lisäksi). Hän kuitenkin sai puolustaa työtään ja selvisi syytöksistä
vaihtamalla työn nimen. Aina tätä puolustusmahdollisuuttakaan ei ole ollut.
Stalinin aikana taiteilijoiden (oman terveyden kannalta) ”terve” itsesensuuri ohjasi
tuotannon hyväksytyille urille. Velazquezen kuuluisa Hovinaiset (Las Meninas) on myös taiteilijan
kannanotto siihen, että taiteilija ei ole enää käsityöläinen vaan henkisen työn
tekijä. Hänen aikanaan taiteilijaa pidettiin yleisesti vielä käsityöläisenä –
ei vapaana taiteilijana – eikä taiteilija siksi voinut saada ritarin arvoa.
Velazquez kuitenkin lunasti töillään tuon arvon ja osoittaa se maalauksessaan
vyöllään olevilla avaimilla. Tästä teoksesta lienee kirjoitettu enemmän kuin
mistään muusta maalauksesta.
Taideinstituutioiden oma
vallankäyttö on yhtä lailla vaikuttanut tai ainakin yrittänyt vaikuttaa
taiteilijoiden tekemisiin ja vaikuttaa edelleen esimerkiksi apurahojen kautta.
Tästä tunnettu esimerkki on Ranskan taideakatemian suhtautuminen
impressionistien töihin, kun ne järjestelmällisesti suljettiin pois akatemian vuosinäyttelyistä.
Tämä syrjintä todennäköisesti juuri synnytti impressionismin omana
taidesuuntauksena, kun taiteilijat kokosivat työnsä omiin yhteisnäyttelyihinsä,
ja erään arvostelijan luonnehdinta Monet’n työstä ”impressioksi” leimasi koko
ryhmän tyylin. Kävi vain niin, että juuri akatemian suosiman perinteisiin juuttuneet
työt ovat jääneet täysin unohduksiin. Lopulta taiteilijoiden uusi näkemys siis
käännytti kriitikoiden ja valistuneet yleisön mielen. Ainakin kulttuuriväen taiteellinen
maku muuttui.
Impressionistien tilannetta on
kiinnostava verrata heidän tosialliseen edeltäjäänsä Turneriin, joka jo varhaisten
töidensä avulla pääsi Englannin taideakatemian jäseneksi ja sai myöhemmänkin
kauden työt näyttelyihin. Yleisön makua muutamaa tukijaa lukuun ottamatta hän
vain ei onnistunut muokkaamaan niin, että se olisi nähnyt töiden todellisen
arvon. Turner kuitenkin itse tiesi sen ja testamenttasi kaikki työnsä valtiolle
julkisesti esille pantavaksi. Jälleen kävi niin, että monet muut samanaikaiset
silotellut maalaukset ovat unohtuneet. Uudessa Turner -elokuvassa Turnerin
visio on pienellä kohtauksella havainnollistettu, kun hän jo iäkkäänä
taiteilijana käy näyttelyssä ja vilkaisee hymyillen pariin sinänsä teknisesti
taitavaan mutta taiteellisesti lapselliseen teokseen. Yleisön suhtautuminen
taas tehdään elokuvassa selväksi huomattavan karkealla tavalla pilkallisen
varietee-esityksen kautta. Tuon aikakauden traditiot mullistavien taiteilijoiden
(ei vain impressionistien) avaukset loivat pohjan edellä kuvatulle kaikkien
raja-aitojen kaatamiselle.
Taiteilijan aseman muuttuminen
käsityöläisestä itsenäiseksi uutta luovaksi vapaaksi taiteilijaksi merkitsi
myös taideteoksen merkityksen muuttumista. Teos ei ole enää vain symbolinen
Raamatun kuvitus tai ikkuna todellisuuteen vaan tarkastelun kohde itsessään. Taide
on rikastettua todellisuutta. Schildtin Cézanne -kirjan keskeinen teema on
juuri tulkita Cézannen elämäntyö pyrkimyksenä nostaa taideteos esille
itsenäisen tarkastelun kohteena. Eikö
tällöin teoksen katsojakin vapaudu lumouksesta katsoa teoksen kehysten läpi
johonkin tuonpuoleiseen? (Wittgensteinin näkökulman muutos Tractatuksesta
Filosofisiin tutkimuksiin on jollain lailla analoginen 1800-luvun loputa
alkaneen taiteen muutoksen kanssa. Keskusperspektiivistä luopuminen asemoi
katsojan osaksi maailmaan pois solipsistisen tarkkailijan roolista. Se on
keskeinen maailmankuvan muutos, joka ei kuitenkaan ole läpäissyt yhteiskuntaa.)
Taiteilija luo teoksen uudeksi
maailman olioksi tai asiaksi. Taiteilijalla on oma maailmankuvansa ja
katsojalla omansa. Niillä voi olla enemmän tai vähemmän yhtymäkohtia katsojasta
riippuen. Se, kuinka hyvin taiteilija kykenee teoksellaan muokkaamaan omaa
maailmankuvaansa, jää taiteilijan salaisuudeksi. Hän ei ehkä osaa kuvata sitä
sen tarkemmin kuin mitä teoksillaan tekee. Teokset ovat hänen
ilmaisuvälineensä. Katsoja, lukija tai kuulija kohtaa teoksen kulloisenkin
maailmankuvansa ja elämismaailman esiymmärryksensä valossa. Ensimmäinen
kohtaaminen on teoksen kannalta viattomin, mutta ensi vaikutelma rakentuu
havainnoijan sen hetkisen kokemuksen varaan muotoutuneen maailmankuvan kautta.
Heidegger sanoo, että teos pystyttää maailman (Taideteoksen alkuperä). Puhummeko nyt samasta asiasta, jääköön taas
ammattifilosofien pohdittavaksi. Jotta teoksella olisi jotain annettavaa
havainnoijalle, sen pitää tavalla tai toisella avautua mutta sen pitää myös
tuoda havainnoijan maailmaan jotain uutta. Onko se uusi sellaista, että hänen
maailmankuvansa saa ärsykkeen jonkinlaiseen korjausliikkeeseen, riippuu työn
vaikuttavuudesta suhteessa havainnoijan kykyyn ottaa teoksen sanoma vastaan.
Teos on nyt osa havainnoijan elämismaailmaa, jollain lailla ymmärrettynä,
todellisuutta rikastavana ja ehkä myös avaavana, tai sitten vielä käsittämättömänä,
esillä olevana objektina.
Teoksen haltuunotto vaatii oman
ajattelu- tai sisäistämisprosessin. Uutta taidetta pidetään usein käsittämättömänä
tai vaikeana. Ymmärtäjiä on aluksi vähän ja taide saa elitistisen leiman.
Avantgardististen teosten ymmärtämisen vaikeus johtuu yleensä siitä, että
teokset ovat itsessään kannanotto siihen, mikä on taidetta, mikä on maalaus tai
sävellys. Havainnoijan esiymmärryksen keskeinen lähtökohta on nähdä teos
taiteena ja kuulla sävellys musiikkina. Jos teoksen rakenne ei avaudu tuosta
taiteen esiymmärryksestä, se jää tavoittamattomaksi ja ihmettelyn kohteeksi.
Taiteilija voi tietenkin ampua niin paljon yli, että kukaan ei työtä ymmärrä,
ja sitten voi kysyä, onko taiteilija ollut itsekään täydessä ymmärryksessä.
Nykyinen koulusivistys ei ainakaan Suomessa anna paljon välineitä taiteiden
vastaanottamiseen.
Taiteen uudet suuntaukset eivät ota mitään pois vanhemmilta teoksilta. Taide vain rikastuu entisestään. Teoksien tulkinnassa meidän tulee ottaa huomioon, mitä taiteessa on siihen mennessä tapahtunut, emmekä voi välttyä ajattelemasta teoksen oman aikakauden kontekstia. Kuitenkin kunnianhimoisten taiteilijoiden tavoite on ollut luoda ”ikuista” taidetta, ei vain aikakauden kuvia, ”ars longa, vita brevis”. Abstrakti taidekin tulee ymmärtää tästä näkökulmasta. Katsoja ei ymmärtänyt teoksia, koska ne eivät esitä mitään ja taiteen kuului esittää jotain. Näkemättä jäi taiteen tehtävä kauneuden avaajana: Kuka kysyy ruskan värejä luonnossa katsellessaan, ymmärränkö tämän? Niinpä on turha kysyä sitä vaikkapa Rothkon suurten värikenttien äärellä. Kandisky havahtui abstraktin taiteen mahdollisuuteen nähtyään yhden Monet’n heinäsuovaa esittävän maalauksen. Kandisky ei ensin tunnistanut kuvan aihetta vaan lumoutui työn värimaailmasta. Hän sitten kehitteli abstraktin taiteen ideaa melko mystisen teosofisen filosofian avulla. Mitään yliluonnollista mystiikkaa värien kokemisen selittämisessä ei tarvita. Varmaan neurologian menetelmin voitaisiin mallintaa, mitä vaikutuksia värikompositiot herättävät aivoissamme (ja lienee mallinnettukin), mutta estetiikka ei kuitenkaan selity sellaisilla malleilla. Jos joku yrittää kehittää siltä pohjalta esteettisen teorian, kohta tulee taiteilija, joka kumoaa teorian vastaesimerkillä.
Toisen maailmansodan jälkeistä amerikkalaisen
abstraktin ekspressionismin kautta voi pitää eräänlaisena päätepisteenä renessanssista
alkaneessa maalauksen merkityksen määrittelyssä. Arvioijat lukevat tähän
koulukuntaan sellaisia taiteilijoita kuin Rothko, Pollock, Newman ja De Koonig.
Oman tarkasteluni kannalta erityisen kiinnostava on Rothko, koska hän kiisti
olevansa abstrakti taiteilija ja kuitenkin ilmeistä on, että hänen työnsä
40-luvun lopulta lähtien eivät esitä mitään näkyvän todellisuuden asioita.
Vuodesta 1949 alkaen kaikki maalaukset ovat suurikokoisia teoksia, joihin on
asetettu päällekkäin yhdestä muutamaan epätarkkarajaisia suorakulmioita.
Suorakulmiot eivät juuri kosketa toisiaan ja taustan kapea värikenttä erottaa
ne taulun reunasta. Kullakin suorakulmiolla on oma, lähes yhtenäinen värinsä,
mutta joskus vaikuttaa siltä, että suorakulmion väri peittää takana olevan
toisen värin.
Vuoden 1950 jälkeen Rothko ei enää
julkisesti kommentoinut töitään, mutta yksityisessä kirjeenvaihdossa hän
korosti sitä, että hänen työnsä eivät ole värikenttien sommitelmia vaan niissä
olevat pelkistetyt suorakulmiot ovat objekteja, jotka korvaavat hänen töissään
aiemmin esiintynet symboliset figuurit. Ne ovat itsessään ideoita. Töitä pitää
katsoa niin, että katsoja kokee olevansa työn sisällä. Tästä Rothko oli tarkka
antaessaan ohjeita töiden esille panosta. Hän vertasi teoksiaan musiikkiin ja
jopa näyttämötaiteeseen. Ne eivät ole enää seinällä riippuvia tauluja vaan tarjoavat
kokonaiskokemuksen kuten sävellys tai näytelmä. Tässä siis on tuotu
päätepisteeseen maalauksen kokemus. Miten hyvin Rothko tässä onnistui, on tietenkin
vaikea arvioida vain katsomalla kuvia hänen töistään. Seuraavalla Lontoon
matkalla kohteena on Tate Gallery, jossa on kokoelma hänen lahjoittamia
töitään. Rothko lienee ollut viimeisinä elinvuosinaan pettynyt siihen, että
uusi taiteilijasukupolvi ei nähnyt hänen töidensä sanomaa.
Esteettinen maku on opittu ja
muokkautuu aina uusien elämysten myötä. Kun perehdymme taiteiden historiaan
katsomalla ja kuuntelemalla, makummekin kouliintuu. Syvällinen taideteos vaatii
useamman kokemisen, jotta se avautuu. Jos joku kokee, että hänellä on
synnynnäinen kyky sanoa, mikä on hyvää tai huonoa taidetta, hänen kannattaa
varmaan ryhtyä taiteilijaksi tai säveltäjäksi. Maulla on myös sosiaalinen
ulottuvuus. Ainakin uteliaisuutemme kehottaa meitä tutustumaan yleisesti
arvostettuihin teoksiin. Siinä on myös omat vaaransa, jos emme luota lainkaan
omaan makuumme vaan seuraamme trendejä ja tartumme muoti-ilmiöihin. Jonkin
”kulttuuritahon” kokoaman luettelon kuvataiteen suuntaan eniten vaikuttavista
henkilöistä kärjessä on enimmäkseen taiteiden kerääjiä tai museoiden
hankintapäätöksistä vastaavia ihmisiä. Joukossa on toki myös taiteilijoita,
mutta he ovat valikoituneet luetteloon noiden muiden vaikuttajien kautta. Taidehan-kinnoista
päättävillä on luonnollisesti tavallista näyttelyissä kävijää laajempi sivistys
taiteesta, joten heidän makunsa suosituksia voi olla hyvä ainakin kuunnella. Teoksen
hintalappu taas kertoo työn hinnan, ei välttämättä sen taiteellista arvoa.
Pankkitilin saldon ja taiteellisen maun välillä ei ole mitään välttämätöntä
yhteyttä.
Danton Warholia käsittelevissä
artikkeleissa kiinnittää huomion se, miten näyttelyyn esille laitetut Brillo-rasioiden
kopiot pysäyttivät hänet havainnoijana. Vielä 25 vuotta myöhemmin hän muistelee
kohtaamisen vaikuttavuutta ja sitä, että hän on saanut olla ensimmäisten
joukossa todistamassa teoksen esille laittoa. Ensimmäistä kohtaamista ei voi
toistaa ja lisäarvoa sille tuntuu antavan se, että on itse aivan ensimmäisten
joukossa näkemässä työn. Danto saattoi hyvin olla näyttelyn avajaisissa, joten
hän ei ollut kuullut mitään teoksista etukäteen. Tuo kokemus on saattanut
vaikuttaa siihen, että Danto arvostaa Warholin taiteen niin korkealle. Vastaavaa
kokemusta ”ensimmäisten joukossa” ei ole tainnut osua kohdalleni. Olen kyllä
ollut näyttelyiden avajaisissa tai sävellysten kantaesityksissä, mutta teokset
eivät ehkä ole olleet niin uusia uria uurtavia avauksia taidemaailmassa (tai en
ole niitä sellaisiksi tunnistanut, mea culpa).
Jokaisen teoksen, jonka on nähnyt,
on kuitenkin nähnyt joskus ensimmäisen kerran. Toki on eri asia katsoa
maalauksen kuvaa kirjasta kuin nähdä alkuperäinen työ. Otan tästä kaksi
esimerkkiä. Tunsin jollain lailla edellä mainitun Velazquezin Hovinaiset -työn
ja se oli jopa yksi syy matkustaa Madridiin, jotta olisi nähnyt työn Pradossa.
Maalaus oli toki vaikuttava, mutta en tosiaan saanut siitä irti kaikkea
pelkästään katsomalla. Myöhemmin kun olen lukenut muutaman esittelyn, teos on
avautunut rikkaampana. Katsomalla saatu esteettinen kokemus nivoutuu työn
elementteihin kätkettyihin viesteihin, ja kätkettyjä ne ovat katsojalle, joka
ei niistä ole saanut vihiä.
Toinen esimerkki on satunnainen kohtaaminen
Hopperin Nighthawks -teoksen kanssa
Chicagossa. En ollut nähnyt tai kuullut teoksesta aiemmin (lähes kolmekymmentä
vuotta sitten sivistykseni oli tuolla tasolla). Maalaus pysäytti esteettisellä
olemuksellaan. Teoksen konteksti avautui modernin kaupunkikulttuurin
tuntemuksen kautta (joka taas oli hankittu katsomalla amerikkalaisia elokuvia
ja mm lukemalla Chandlerin dekkareita). Maalaus pysäytetyllä tunnelmallaan luo
herkemmän kuvan kaupungin yön yksinäisyydestä kuin tapahtumia täynnä oleva ”film noir” elokuva. Se ei kuitenkaan
ensi näkemältä vaadi syvällistä analyysia tullakseen ymmärretyksi eikä se sinänsä
enää tee uusia avauksia maailmankuvaan, mutta teoksen syntyaikana tilanne
saattoi olla toinen jopa amerikkalaiselle katsojalle. Kumpikin teos on
säilyttänyt esteettisen vaikuttavuutensa. Kaikki kolme viitattua teosta,
Velazquez, Hopper ja Warhol ovat oman aikansa hengen ilmentäjiä, mutta myös
maailmankuvaa jäsentäviä.
Musiikin hahmottaminen on
luonnollisesti erilaista kuva- tai sanataiteisiin verrattuna. Kuuntelijan kyky
tunnistaa (kuulla jonakin) sävellyksen elementit riippuu jälleen
kuuntelutottumuksista kuin myös nuottikorvasta. Nuottikorvakin harjaantuu.
Pelkästään kuuntelemalla musiikki ei jäsenny käsitteellisesti, vaikka sen
ilmaisut tulevat tutuiksi ja elämyksellisiksi musiikillisissa hahmoissaan,
rytmissä, melodiassa ja harmoniassa. Käsitteellinen hahmottaminen vaatii muusikon
koulutuksen. Musiikin ymmärtämisessä on siis myös kysymys esiymmärryksen
kypsyydestä. Konserttiin mennään odotuksella, että siellä kuullaan musiikkia.
Jos kuultu äänimassa ei asetu tuon odotuksen raameihin, sävellys jää
käsittämättömäksi. Musiikki kuuluu selvästi ja onneksi niiden antoisien
taidelajien joukkoon, jotka eivät tyhjene ensimmäisellä kokemisella. Musiikkiin
on syntynyt lopulta vaikeasti perusteltava kategorisointi kevyeen ja vakavaan
musiikkiin. Samanlaisia affekteja voi kokea kaikessa musiikissa ja tylsiä ja
tyhjänpäiväisiä sävellyksiä on niin kevyessä kuin vakavassakin musiikissa. Hyvästä
sävellyksestä voi löytää uudella kuulemisella uusia piirteitä ja jo tutuiksi
tulleet kohdat herättävät saman affektin. Samaa voi tietenkin sanoa myös
elokuvasta, teatterista ja kirjallisuudesta.
Rikkain suhde teoksen ja
elämismaailman välillä on kertovilla taiteilla, kirjallisuudella, teatterilla
ja elokuvilla. Nämä taidemuodot voivat todella avata lukijalle tai katsojalle
oman maailmansa, mutta niidenkin täytyy asettua vastaanottajan elämismaailmaan.
Kirjallisuus ja erityisesti elokuva ovat muokanneet nykyajan ihmisen
maailmankuvan yli arkisen ympäristön, ja arkinen ympäristö käsittää nykyään
lähes koko maailman moninaisten viestimien kautta. Draaman taiteissa ilmaisun
kauneusarvot yhdistyvät kiinteästi moraalisiin pohdintoihin. Voimme tunnistaa
elokuvia, jotka toimivat oman maailmankuvamme edustajina. Elokuvissa taide ja
viihde kietoutuvat lähes väistämättä toisiinsa, koska elokuvien tuottaminen
perustuu kannattavaan liiketoimintaan. Hyvässä elokuvassa viihteellisyys ja
taiteellisuus eivät kuitenkaan välttämättä sulje toisiaan pois. Viihdyttävän
tarinan takana ja päällä voi olla monia kerroksia, jotka antavat katsojalle
sopivaa haastetta. Hitchcockin Vertigon ovat alan kriitikot arvioineen maailman
parhaaksi elokuvaksi.
Taiteen määritelmän tai paremminkin
taiteen olemuksen luonnehdinnan kiteytän institutionalististen ja
historiapohjaisten määritelmien tradition suuntaisesti ja hermeneuttisen
näkemykseni mukaisesti näin: Taiteet koostuvat esille laitetuista teoksista,
jotka koetaan aiempien teosten luoman esiymmärryksen pohjalta, mutta jotka myös
usein muokkaavat sitä, mitä ymmärrämme taiteeksi. Taiteilijat määrittelevät
taiteen. Siksi taiteen haltuunotto vaatii taiteen perinteen jonkinlaista
tuntemusta, mutta sen ymmärtäminen vaatii myös perinteen ylittämisen
mahdollisuuden näkemistä.
Ihmisen olemisen kannalta taiteilla
on mitä tärkein asema. Tietenkin elämisen perusedellytysten, ravinnon, suojan
ja turvallisuuden, täytyy olla kunnossa ennen kuin taiteista voi nauttia. Nykyajan
elämän ilmiöistä urheilulla ja muulla viihteellä on näkyvämpi asema ja on turha
asettaa näitä ja taidetta toisiaan vastaan. Urheilua vain on vaikea hahmottaa
jonkinlaiseksi maailmankuvaksi ja se vaatisi siten oman käsittelynsä. On monta
urheilulajia, joihin liittyy esteettinen elementti. Jopa taiturillisia
joukkuepelaajia voisi sanoa taiteilijoiksi omalla sarallaan. Lähes aina
urheilulla on dramaattinen puoli. Urheilutapahtumassa voi kokea reaaliajassa
vastaavanlaisen jännityksen kuin konsertissa.
Taide-elämyskin tapahtuu juuri
sen kokemisen myötä. Se on tässä ja nyt totta, vaikka se on leikkiä. Taide ja
urheilu ovat rikastettua todellisuutta. Kokemuksen kokonaisvaltaisuuteen ja
ainutkertaisuuteen sisältyvät kuitenkin yhtäältä riski olemisen ja itsensä
unohtamisesta tai toisaalta sellaisesta narsismista, jossa kokemuksen
yleisinhimillinen merkitys näkyy vain sen kautta, että minä olen sen kokenut.
Kokemuksen lumouksesta kyllä toipuu, mutta narsistin voi olla vaikea huomata,
että omaa ainutkertaista elämystä ei ole tarpeen jakaa kaikille muille, ”olin
siellä minäkin”.
Moni taiteilija on laittanut
luomistyönsä maallisten arvojen yläpuolelle. He ovat eläneet taiteelleen, kuten
Tosca lauloi, ja yhtä lailla taiteiden kokijoiden elämässä ne voivat olla
tärkeimpiä elämänarvoja. Kun elämämme on muuten suurin piirtein kohdallaan,
mekin voimme elää taiteille. Maailmankuvamme tiivistyy taideteoksissa.
Lisäsin elämismaailman havainnollistukseksi lyhyet tulkinnat kahdesta elokuvasta.
Duchampin syvempi tulkinta.
Maun sosiaalisia ulottuvuuksia käsittelen Bourdieun pohjalta .